• Tag Archives Arte Contemporânea
  • Os Sete Pecados Mortais

    Os Sete Pecados Mortais
    Os Sete Pecados Mortais «€80.00»

    Armindo Rodrigues, Urbano Tavares Rodrigues, Fernando Botelho, Luiz Forjaz Trigueiros, Jorge Reis, Isabel de Nóbrega e Maria Judite de Carvalho – Os Sete Pecados Mortais * Soberba * Avareza * Luxúria * Inveja * Gula * Ira * Preguiça – Ilustrações de Nikias Skapinakis – Editorial Minotauro Lda – Lisboa – [S/D]. Desc. 101 pág + 7 Ilustrações /23,5 cm  x 17,5 cm / Br. Ilust. «Autografado»

     

    P1010399


  • An Artist in Africa

    An Artist in Africa
    An Artist in Africa «€80.00»

    David Shepherd – An Artist in Africa – Foreword By – H.R.H. The Duke of Edinburgh, K.G.,K.T. – Indruction By – Nigel Sitwell – Collins – Publishers – in Association With The Tryon Gallery – London – 1969 .Desc. 10 Pagi + 62 Estampas / 32 cm x 25 cm / Encadernação Original

    Richard David Shepherd (nascido em 25 de Abril de 1931) é um britânico artista e um dos         mais ousados ​​do mundo conservacionistas . Ele é mais famoso por suas pinturas de animais selvagens , embora muitas vezes também pinta vapor ferrovia ,aviões , retratos nomeadamente Mãe e A Rainha paisagens. Seu trabalho tem sido extremamente popular desde a década de 1960 em edição limitada de impressão e reprodução do cartaz forma, bem como outros meios de comunicação, tais como Wedgwood placas de edição limitada. Ele já escreveu cinco livros sobre sua arte. David Shepherd nasceu em Hendon , Londres , Inglaterra . Desde criança viveu em Totteridge , norte de Londres, e ele ganhou um concurso de pintura infantil em uma revista chamada Mundo berçário quando ele tinha oito anos de idade. Ele frequentou escola Stoweem Buckinghamshire . Ao sair da escola ele viajou para o Quênia , com a esperança de se tornar um guarda-caça , mas foi rejeitado.Ele voltou para o Reino Unido , mas foi rejeitado pela Slade School of Fine Art , em Londres . No entanto, ele foi levado em pelo artistaRobin Goodwin que o treinou por três anos.competição em uma revista chamada Neal disse Brown em friso revista: “David Shepherd é um dos pintores mais financeiramente recompensados ​​no Reino Unido, mas o seu estado crítico é menor do que insignificante Apesar de ser considerado o mestre supremo da Bad Art, Pastor trouxe prazer a milhões, como visto em. as muitas esteiras de mesa, cartazes e placas comemorativas que levam seu trabalho “. David Gower disse: “Há um sentido da atmosfera do mato Africano que emana de toda a sua obra”


  • Recordações Fantásticas e Três Histórias Singulares «Ilustrações de Salvador Dalí»

    Recordações Fantásticas e Três Histórias Singulares «Ilustrações de Salvador Dalí»
    Recordações Fantásticas e Três Histórias Singulares «Ilustrações de Salvador Dalí» « €30.00»

    Maurice Sandoz – Recordações Fantásticas e Três Histórias Singulares «Ilustrações de Salvador Dalí» – Editorial Organizações, Lda – Lisboa – 1955. Desc. 216 Pagi + 7 Gravuras / 24 cm x 17c m / Brochado

    Maurice Sandoz, filho do fundador da famosa empresa farmacêutica homónima, suicidou-se em 1958 aos 66 anos, em Lausanne, a pouco mais de 100 quilómetros da sua cidade natal, Basileia. Apesar desta aparentestasis geográfica, Sandoz foi um viajante compulsivo, além de demonstrar talento na química e na música. Mas foi como escritor no género fantástico que o seu nome ganhou notoriedade, para a qual as colaborações de Salvador Dali na ilustração de alguns dos seus livros terão tido certamente papel de grande relevo. Hoje em dia, o nome de Sandoz está no orgulhoso panteão dos escritores esquecidos, e são precisamente os desenhos de Dali que poderão atrair a ele leitores incautos.Acontece que Sandoz teve três livros seus publicados em Portugal, todos pela mesma editora, uma certa Editorial Organizações: O Labirinto (1954), Recordações Fantásticas e Três Histórias Singulares (1957) e O Limite (1957). O Labirinto tinha sido adaptado ao cinema por William Cameron Menzies (o grande director de arte de Gone With the Wind e realizador do clássico de Ficção Científica Invaders from Mars) um ano antes da primeira edição portuguesa, mas terá sido certamente a ligação de Salvador Dali (então no auge da sua fama americana) com estes textos a determinar e a justificar a sua tradução e publicação. De resto, nada, nem um prefácio, nem uma introdução nestas edições nacionais nos informa sobre esse súbito interesse em Sandoz, que se esfumou de seguida e até hoje.Apesar da impressão em “papel especial, de fabrico português” (o que permitiu imprimir texto e imagens no mesmo papel, abolindo assim a diferença táctil entre texto e extra-texto), a reprodução das capas que Dali tinha feito para as edições originais americanas da Doubleday (Prova A, B e C), com a sua tipografia desenhada e minuciosamente interligada com o desenho, foi uma impossibilidade óbvia (apenas a edição de O Limite ostenta, e apenas na página contígua à folha de rosto, a parte superior da ilustração de capa da edição americana de On The Verge, de 1950, devido à separação do bloco tipográfico). Estas edições portuguesas carecem assim do impacto flamejante das capas americanas, mas isso são significa propriamente uma perda: o excesso visual dessas capas não condiz, de facto, com o estilo sereno, coloquial, intimista do autor, um herdeiro sofisticado e levemente irónico das histórias de fantasmas de século XIX, muitas delas situadas nas pacatas vilas e cidades suíças (como “A Aparição”, história de Recordações Fantásticas, em que o narrador se cruza com o fantasma de Goethe em Zurique). Alguns dos desenhos de Recordações Fantásticas, ainda assim, a tinta-da-china e plenos de contrastes, parecem-me perfeitos no tom de inquietação que acrescentam aos textos, sobretudo a cabeça cortada que ilustra “Um crime ao retardador”, a mão peluda que ilustra o conto homónimo (um dos melhores deste livro) ou a fabulosa múmia para o conto “A Recordação de Hammam Meskoutine”.


  • Para Compreender A Pintura «Impressionistas e Simbolistas de Manet a Lautrec»

    Para Compreender A Pintura «Impressionistas e Simbolistas de Manet a Lautrec» «€60.00»

    Lionello Venturi –  Para Compreender A Pintura «Impressionistas e Simbolistas de Manet a Lautrec»  «Tradução do Dr. Nataliel Costa – Estúdios Cor – Lisboa – 1954.Desc.235 Pagi + 217 Gravuras / 25,5 cm  x 19 cm / Encadernação Original


  • Para Compreender A Pintura «Pintores Modernos de Giotto a Chagall»

    Para Compreender A Pintura «Pintores Modernos de Giotto a Chagall»
    Para Compreender A Pintura «Pintores Modernos de Giotto a Chagall» «€50.00»

    Lionello Venturi – Para Compreender A Pintura «Pintores Modernos de Giotto a Chagall» «Tradução do Dr. Nataliel Costa – Estúdios Cor – Lisboa – 1954. Desc. 209 Pag + 59 Gravuras / 25,5 cm  x 19 cm / Encadernação Original


  • Para Compreender A Pintura «Pintores Modernos»

    Para Compreender A Pintura «Pintores Modernos»
    Para Compreender A Pintura «Pintores Modernos» «€50.00»

    Lionello Venturi – Para Compreender A Pintura «Pintores Modernos» de Goya a Courbet «Tradução do Dr. Nataliel Costa – Estúdios Cor – Lisboa – 1954.Desc.191 Pagi + 160 Gravuras / 25,5cm  x 19cm / Encadernação Original

    Lionello Venturi ( Modena , 25 abril 1885 – Roma , 14 de agosto 1961 ) foi um crítico de arte e historiador de arte italiano . Filho de Adolfo , foi um dos 12 acadêmicos que em 1931 se recusaram a dar o juramento de fidelidade ao fascismo , perdendo assim a cadeira. Ele se mudou para Paris , onde permaneceu até 1939, e depois para Nova York até 1944. Em 1945, ele voltou para a Itália , aRoma , onde retomou o ensino universitário até 1955. Ele obteve uma educação clássica na escola EQ Visconti di Roma ( Roman faculdade ) e se formou em Artes em Roma em 1907. Em 1909-1910, ele ocupou o cargo de inspetor de Galerias de Veneza em 1911-12 e da Galleria Borghese , em Roma. Também em 1911 foi nomeado para o cargo de professor de História Medieval e Moderna de Padova (apenas mudou-se para Roma). Em 1913-14, foi Diretor e Superintendente da Galeria Nacional de Urbino. Em 1914-15 ele obteve uma posição como História da Arte em ‘ Universidade de Turime, logo depois, foi nomeado professor na mesma universidade. Com a entrada em guerra, ele se ofereceu, segurando em uma empresa de metralhadoras. Ferido no olho direito durante um ato de guerra, para o qual ele ganhou uma medalha de valor militar, e ele foi liberado em 1917. Em 1919 foi nomeado professor ” Universidade de Turim e ensinou continuamente até 1931. Aqui teceu um vínculo de amizade e cooperação com quell’eclettico empresário e mecenas que foi Riccardo Gualino que o envolveu em aventura emocionante Teatro de Turim . A Paris fazia parte do núcleo anti-fascista de Justiça e Liberdade , e na sua chegada a Nova York , em 1939, também se juntou aos gestores ” Mazzini Society “, fundada por Gaetano Salvemini com, entre outros, Giuseppe Antonio Borgese , Randolfo Pacciardi , Aldo Garosci , Carlo Sforza , Alberto Tarchiani e Max Ascoli . Ao longo dos anos, cursos de francês e conferências realizadas na Universidade de Paris, Lyon, Londres, Cambridge, mas também nos Estados Unidos, onde ele foi pelo menos duas vezes antes que você se mudou para cá em 39. Embora residente em Nova York, a partir desta data, ele lecionou na Universidade John Hopkins, em Baltimore, da Universidade da Califórnia, a Universidade da Cidade do México, a École Libre Hautes Études de do mesmo Nova York e outras cidades, incluindoChicago , Detroit e Filadélfia . Em 1945, ele foi chamado de volta para a Itália para retomar o seu lugar na ” Universidade de Turim , mas procurou e obteve a transferência de seu papel em Roma . Entre suas muitas publicações sobre a história e crítica de arte, ficar Giorgione e Giorgionism de 1913 , Crítica e da arte de Leonardo da Vinci ‘s 1919 Taste, das primitivas de1926 ; pretextos para a crítica em 1929, História da crítica de arte, publicado pela primeira vez em Inglês (1936), depois em francês (1938) e apenas em italiano em 1945 (segunda edição 1948). Fundamentos ainda estavam seus outros estudos de Caravaggio , Modigliani ( 1930 ), Cézanne eo impressionismo francês ( 1936 , 1939 , 1940 , 1943 etc.), Rouault( 1940 e 1943 ), Chagall ( 1945 ), Lalla Romano , Soldados , Spazzapan , Severini etc. Entre as várias exposições Note-se que de 1958 , em Roma , “Novas tendências em italiano” na sede de Roma – New York Art Foundation, onde expôs, entre outros Mimmo Rotella . Entre seus alunos também Giulio Carlo Argan , Cesare Brandi , Valentino Martinelli , Maurizio Calvesi , Nello Ponente , Enrico Crispolti , Eugenio Battisti , Luigi Grassi , E. Creigthon Gilbert . Ele é o pai do historiador Franco Venturi . O estudioso ilustre biblioteca está dividida em três partes entre as universidades de Roma (Departamento de História da Arte da Sabedoria), Perugia e Torino . No Departamento de História da Arte da Universidade Sapienza de Roma manteve o ‘ Arquivo Lionello Venturi , doado por seus herdeiros em 1996.


  • História da Arte

    História da Arte
    História da Arte «€250.00»

    Élie Faure  – História da Arte Volº I – A Arte Antiga – Volº II – A Arte Medieval – Volº III – A Arte do Renascimento – Volº IV – A Arte Moderna – Volº V – O Espírito das Formas «Tradição do professor Vitorino Menésio – Edições Estúdios Cor – Lisboa – 1949.Desc.181 Pagi + 45 Gravuras + 338 Pagi + 147 Gravuras + 284 Pagi + 151 Gravuras + 213 Pagi + 67 Gravuras + 229 Pagi + 69 Gravuras /26cm x19cm / Encadernação Original de Pele (Completa em 5 Volumes)

     Elie Faure, nascido em Sainte-Foy-la-Grande em 4 abril 1873 e morreu em Paris em 29 oOutubro1937 , é um historiador de arte e ensaísta francês, autor de uma história monumental de arte que continua a ser um Referências nesta disciplina. Filho de Pierre Faure, comerciante, e Reclus Suzanne, que está intimamente relacionada com dois de seus tios, geógrafo e anarquista Reclus e etnólogo Elie Reclus . Com a idade de 15 anos, ele se mudou para Paris e seus irmãos Jean-Louis Leonce, e inscrito no Lycée Henri IV, a Apaixonado pela pintura, ele visita regularmente o Louvre e mergulhou nas obras de seu professor de filosofia, Henri Bergson . Sua bacharel em seu bolso, ele se matriculou na escola de medicina e começa a operar em bairros. Ele trabalha com seu irmão Jean-Louis, um cirurgião e ginecologista, como um anestesista em hospitais em Paris e especializada no embalsamamento . No entanto, ele continua a participar de exposições e oficinas de pintores e escultores. Ele também se envolve nas lutas políticas da época, aproveitando particular para Dreyfus e participando de movimentos socialistas. A 7 de abril de 1896, ele se casou com Suzanne Gilard, filha do pastor da Eynesse . Em 3 de maio de 1899, aos 26 anos, ele apresentou sua tese de doutorado em medicina. Em 1902 ele começou a publicar artigos sobre arte em L’Aurore . Ele é apaixonado por Cézanne e especialmente para Velasquez ao qual dedicou seu primeiro livro. Entre 1905 e 1909, ele realizou uma série de palestras sobre história da arte na Universidade populaire “Os Irmãos”, no 3 º arrondissement de Paris . Isso fará com que o conteúdo de sua principal obra, História da Arte, publicado em 1909. Esta obra monumental, reconstruída várias vezes, traça a evolução da arquitetura, pintura, escultura e artes domésticas da pré-história ao início do século xx . Em Os Construtores, ele perguntou sobre o papel dos artistas na sociedade ea influência de pensadores como Michelet e Nietzsche . Médico durante a Primeira Guerra Mundial , ele deve se juntar à frente. Uma vez desmobilizados, ele voltou a seus livros, suas viagens de novo, está interessado em cinema e trabalha em temas filosóficos e históricos, incluindo uma biografia de Napoleão , publicado em 1921. Preocupado com o aumento do fascismo nos anos 1930 , ele apoiou os republicanos contra Franco durante a Guerra Civil Espanhola , visita combatentes Barcelona e Madrid , e em 1936 tornou-se co-presidente de ajuda ao povo espanhol. O seu testemunho sobre a Guerra Civil Espanhola será publicado após sua morte, em Meditações catastrófico. Vítima de um ataque cardíaco , morreu em Paris em 29 de outubro de 1937. Ele está enterrado no cemitério da família da aldeia de Laurents em Saint-Antoine-de-Breuilh .


  • O Palácio de São Bento

    O Palácio de São Bento
    O Palácio de São Bento «€150.00»

    Joaquim Leitão – O Palácio de São Bento «Secretário da Assembleia Nacional – Bertrand (Irmãos) – Lisboa – 1945 . Desc. 156 paginas  e 2 Indice de Gravuras / 41 cm x 29 cm /Encadernação de Tela

    O Palácio de São Bento, é um enorme edifício de estilo neoclássico situado em Lisboa, sendo a sede do Parlamento de Portugal desde 1834. Foi construído em finais do século XVI como mosteiro beneditino (Mosteiro de S. Bento da Saúde) por traça de Afonso Álvares. Com a extinção das ordens religiosas em Portugal passou a ser propriedade do Estado. No século XVII, foram construídas as criptas dos marqueses de Castelo Rodrigo. Depois da implantação do regime liberal tornou-se sede das Cortes Gerais da Nação, passando a ser conhecido por Palácio das Cortes. Acompanhando as mudanças da denominação oficial do Parlamento, o Palácio foi, também, tendo várias denominações oficiais: Palácio das Cortes (1834-1911), Palácio do Congresso (1911-1933) e Palácio da Assembleia Nacional (1933-1974). Em meados do século XX passou a utilizar-se, geralmente, a designação de Palácio de S. Bento em memória do antigo Convento. Essa denominação manteve-se, depois de 1976, quando passou a ser a sede da Assembleia da República. Ao longo dos séculos XIX e XX o Palácio foi sofrendo uma série de grandes obras de remodelação, interiores e exteriores, que o tornaram quase completamente distinto do antigo Mosteiro. O interior é igualmente grandioso, repleto de alas e de obras de arte de diferentes épocas da história de Portugal. O palácio foi classificado como Monumento Nacional em 2002.


  • Diário de Viagem (Espanha, Itália e França de Outubro-Dezembro 1892)-1892

    Diário de Viagem
    Diário de Viagem «€30.00«

    Marques D’Oliveira – Diário de Viagem (Espanha, Itália e França de Outubro-Dezembro 1892) – Livraria Figueirinha – Porto – 1955. Desc. 73 paginas + 13 Estampas de 23cm x 17cm «1 edição e com Palavras de Abertura de Joaquim Lopes»


  • Portugal And The Sea

    Portugal And The Sea
    Portugal And The Sea «€50.00»

    Frederic P. Marjay – Portugal And The Sea – Publication Under the Patronage os the Portugueses Maritime Commission And the Portuguese Fisheries Guilds – Bertrand Irmãos – Lisboa – 1957. Desc. 132 paginas  e 1 Mapa /30 cm x 22 cm / E. Ilust


  • Revista Ilustração

    Revista Ilustração - Nº 65 ao Nº96
    Revista Ilustração – Nº 65 ao Nº 96 «€60.00»

    Revista Ilustração – Nº 65 ao Nº 96 de 1 de Setembro de 1928 a 16 de Dezembro de 1929 com Encadernação de Pele  em 31 Revistas de / 33 cm x 26 cm / – Publicação Quinzenal da Direcção de João da Cunha de Eça e João de Sousa Fonseca – propriedade e Edição Aillaud, Lda – Lisboa


  • Edvard Munch 1863-1944 Imagens de Vida e de Morte

    Edvard Munch 1863-1944 Imagens de Vida e de Morte «€15.00»
    Edvard Munch 1863-1944 Imagens de Vida e de Morte «€15.00»

    Ulrich Bischoff – Edvard Munch 1863-1944 Imagens de Vida e de Morte – Taschen e Tradução de Jorge Valente – Germany – 2000. Desc. 96 pag / 23 cm x 19 cm / Br. Ilust

    Edvard Munch (Løten12 de Dezembro de 1863 — Ekely23 de Janeiro de 1944) foi um pintor norueguês, um dos precursores do expressionismo alemãoEdvard Munch frequentou a Escola de Artes e Ofícios de Oslo vindo a ser influenciado por Courbet e Manet. No campo das ideias, o pensamento de Henrik Ibsen e Bjornson marcou o seu percurso inicial. A arte era considerada como uma arma destinada  a  lutar contra a  sociedade. Os temas  sociais estão assim presentes em O Dia Seguinte e Puberdade de 1886Com A Menina doente (Das Kränke Mädchen – 1885)  inicia uma  temática que surgiria como uma linha de força em todo o seu caminho artístico. Fez inúmeras variações sobre este último trabalho, assim como sobre outras obras, e os seus sentimentos sobre a doença e a morte, que tinham marcado a sua infância (a mãe morreu quando ele tinha 5 anos, a irmã mais velha faleceu aos 15 anos, a irmã mais nova sofria de doença mental e uma outra irmã morreu meses depois de casar; o próprio Edvard estava constantemente doente), assumem um significado mais vasto, transformados em imagens que deixavam transparecer a fragilidade e a transitoriedade da vida.Edvard Munch Em Paris, descobre a obra de Van Gogh e Gauguin, e indubitavelmente o seu estilo sofre grandes mudanças. Em 1892 o convite para expor em Berlim torna-se num momento crucial da sua carreira e da história da arte alemã. Inicia um projecto que intitula O Friso da Vida. Edvard Munch representou a dança em 1950. Aos trinta anos ele pinta O Grito, considerada a sua obra máxima, e uma das mais importantes da história do expressionismo. O quadro retrata a angústia e o desespero e foi inspirado nas decepções do artista tanto no amor quanto com seus amigos. O Grito é uma das peças da série intitulada O Friso da Vida. Os temas da série recorrem durante toda a obra de Munch, em pinturas como A Menina Doente (1885), Amor e Dor (1893-94), Cinzas (1894) e A Ponte. Rostos sem feições e figuras distorcidas fazem parte de seus quadros. Em 1896, em Paris, interessa-se pela gravura, fazendo inovações nesta técnica. Os trabalhos deste período revelam uma segurança notável. Em 1914 inicia a execução do projecto para a decoração da Universidade de Oslo, usando uma linguagem simples, com motivos da tradição popular. Munch retratava as mulheres ora como sofredoras frágeis e inocentes (ver Puberdade e Amor e Dor), ora como causa de grande anseio, ciúme e desespero (ver SeparaçãoCiúmes eCinzas). As últimas obras pretendem ser um resumo das preocupações da sua existência: Entre o Relógio e a CamaAuto-Retrato de 1940. Toda a obra está impregnada pelas suas obsessões: a morte, a solidão, a melancolia, o terror das forças da natureza.


  • Edward Hopper «1882-1967-1967

     Edward Hopper «1882-1967  Transformação Real «€15.00»
    Edward Hopper «1882-1967 Transformação Real «€15.00»

    Rolf g.Renner – Edward Hopper «1882-1967  Transformação Real – Taschen – Tradução casa das Línguas  – 2001 Germany. Desc.93 paginas 19cm x 23cm com capa e Encadernação de Origem

     

     

    Edward Hopper (22 de julho de 1882 – 15 de maio de 1967) foi um proeminente americano realista pintor e gravurista . Enquanto a maioria popularmente conhecido por suas pinturas a óleo, ele era igualmente proficiente como um aquarelista e gravurista em gravura . Em ambas as suas cenas urbanas e rurais, suas representações de reposição e finamente calculada reflete sua visão pessoal da vida moderna americana Hopper nasceu em superior Nyack , Nova York , um centro de iate construção no rio Hudson, ao norte de Nova York. Ele foi um dos dois filhos de um confortavelmente bem de vida, família de classe média. Seus pais, principalmente de holandeses ascendência, foram Garret Henry Hopper, um comerciante de secos bens, e sua esposa Elizabeth Griffiths Smith.  Apesar de não ser tão bem sucedido quanto seus antepassados, Garrett desde bem para seus dois filhos com a ajuda considerável de sua esposa herança. Aposentou-se com a idade de 49.  Edward e sua única irmã Marion participaram ambas as escolas públicas e privadas. Eles foram criados em uma estrita Batista casa.  Seu pai tinha uma natureza leve, ea casa era dominada por mulheres: mãe de Hopper, avó, irmã e empregada doméstica. Seu local de nascimento e casa de infância foi listado no Nacional Registro de Lugares Históricos em 2000. Hoje a casa é o Edward Hopper Casa Art Center.  Ele serve como um centro comunitário cultural sem fins lucrativos com exposições, oficinas, palestras, performances e eventos especiais.  Hopper era um bom aluno na escola e mostrou talento na elaboração de cinco anos de idade. Ele prontamente absorvido tendências intelectuais de seu pai e amor de francês e russocultura. Ele também demonstrou o património artístico de sua mãe. Os pais Hopper encorajados a sua arte e manteve-o amplamente suprido com materiais didáticos, revistas e livros ilustrados. Por sua adolescência, ele estava trabalhando em caneta e tinta, carvão, aquarela, óleo e desenho da natureza, bem como fazer charges políticas. Em 1895, ele criou sua primeira pintura a óleo assinado, barco a remos em Rocky Cove . Ele mostrou seu interesse precoce em indivíduos náuticos.  Em seus primeiros auto-retratos, Hopper tenderam a representar-se como magro, deselegante, e caseira. Apesar de ser um adolescente alto e quieto, seu senso de humor travesso encontrado tomada em sua arte, por vezes, em representações de imigrantes ou de mulheres dominam os homens em situações cômicas. Mais tarde na vida, ele descreveu em sua maioria mulheres como figuras em suas pinturas.  No ensino médio, ele sonhava em ser um arquiteto naval , mas depois da formatura, ele declarou sua intenção de seguir uma carreira artística. Pais Hopper insistiu que estudar arte comercial para ter um meio confiável de renda.  Ao desenvolver sua auto-imagem e filosofia de vida individualista, Hopper foi influenciado pelos escritos de Ralph Waldo Emerson . Mais tarde, ele disse: “Eu o admiro muito … eu li-o uma e outra vez”.  Hopper começou seus estudos de arte com um curso por correspondência em 1899. Logo, porém, ele se transferiu para o New York Institute of Art and Design. Lá, ele estudou por seis anos, com os professores, incluindo William Merritt Chase , que o instruiu na pintura a óleo.  Logo no início, Hopper modelou seu estilo depois de Chase e mestres francês Édouard Manet e Edgar Degas .  Desenhando a partir de modelos vivos provou um desafio e um choque para o Hopper conservadora levantou. Outro de seus professores, o artista Robert Henri , ensinou vida da classe. Henri encorajava seus estudantes a usar suas artes para “fazer um movimento no mundo”. Ele também aconselhou seus alunos: “Não é o sujeito que conta, mas o que você sente sobre isso” e “Esqueça de arte e pintura de imagens o que lhe interessa na vida”.  Dessa forma, influenciou Henri Hopper, como bem como notáveis ​​futuros artistas Bellows George e Kent Rockwell . Ele os encorajou a imbuir um espírito moderno em seu trabalho. Alguns artistas no círculo de Henri, incluindo John Sloan , tornaram-se membros da “The Eight”, também conhecida como a Escola de Ashcan de Arte Americana .  primeiro óleo de Hopper existente pintura para sugerir a seus interiores famosos foi figura solitária numa Theater (c 0,1904).  Durante seus anos de estudante, ele também pintou dezenas de nus, naturezas mortas, paisagens e retratos, incluindo os seus auto-retratos.  Em 1905, Hopper conseguiu um emprego a tempo parcial com uma agência de publicidade, onde fez desenhos para cobrir revistas comerciais.  Muito parecido com o famoso ilustrador NC Wyeth , Hopper passou a detestar ilustração. Ele estava ligado a ele por necessidade econômica até meados de 1920.  Ele escapou temporariamente por meio de três viagens à Europa, cada um centrado em Paris, aparentemente para estudar a cena emergente de arte lá. Na verdade, porém, ele estudou sozinho e parecia principalmente afetado pelas novas correntes da arte. Mais tarde ele disse que “não se lembrava de ter ouvido falar de Picasso em tudo “. Ele estava muito impressionado com Rembrandt , particularmente suaGuardiões da Noite , que ele disse foi “a coisa mais maravilhosa de sua tenho visto, é passado crença em sua realidade “.  Hopper começou a pintar cenas urbanas e arquitetônicas em uma paleta escura. Então ele mudou para o isqueiro paleta da impressionistas antes de retornar à paleta mais escura com os quais ele estava confortável. Hopper disse mais tarde, “eu tenho mais que fazer as coisas e mais tarde em Paris eram mais o tipo de coisas que eu faço agora”.  Hopper gastou muito de seu tempo desenhando rua e cenas de café, e ir ao teatro e ópera. Diferente muitos de seus contemporâneos que imitavam as abstratas cubistas experiências, Hopper foi atraído para a arte realista . Mais tarde, ele admitiu que não há influências europeias que não sejam gravador francês Charles meryon , cujo mal-humorado Paris cenas Hopper imitado. Depois de voltar de sua viagem pela Europa, alugou um estúdio de Hopper em Nova York, onde ele lutou para definir seu próprio estilo. Relutantemente, ele retornou à ilustração. Ser free-lancer, Hopper foi obrigado a solicitar a projetos, e tiveram que bater às portas dos escritórios da revista e agência para encontrar negócios.  Sua pintura definhava: “é difícil para mim decidir o que quero pintar. Eu vou por meses sem encontrá-lo algumas vezes. Ele vem devagar “.  Seu colega ilustrador Walter Tittle descrito estado depressivo Hopper emocional em termos mais nítidas, vendo o seu amigo “sofrimento … a partir de longos períodos de inércia invencível, sentando-se por dias em um tempo antes de seu cavalete em infelicidade impotente, incapaz de levantar a mão para quebrar o feitiço. “ Em 1912, Hopper viajou para Gloucester, Massachusetts , para buscar alguma inspiração e fez suas primeiras pinturas ao ar livre nos Estados Unidos.  Pintou Squam Luz , o primeiro de muitas pinturas farol para vir.  Em 1913, no famoso Armory Show , Hopper vendeu seu primeiro quadro, Vela (1911), que pintou sobre uma anterior auto-retrato. Hopper era 31, e embora ele esperava que sua primeira venda levaria a outros em pouco tempo, sua carreira não iria pegar fogo por muitos anos vindouros.  Logo após a morte de seu pai naquele mesmo ano, Hopper se mudou para a Praça Washington apartamento no Greenwich Village seção de Nova York, onde ele viveria para o resto de sua vida. No ano seguinte, ele recebeu uma comissão para fazer alguns cartazes de filmes e lidar com a publicidade para uma empresa de cinema. Embora ele não gostava do trabalho de ilustração, Hopper era um devoto ao longo da vida do cinema e do teatro, tanto de que se tornou temas de suas pinturas. Cada forma influenciado seus métodos de composição.  Em um impasse sobre suas pinturas a óleo, em 1915, Hopper voltou-se para gravação , produzindo cerca de 70 obras, muitas das cenas urbanas de ambos Paris e Nova York.  Ele também produziu alguns cartazes para o esforço de guerra, bem como continuar com ocasional projetos comerciais.  Quando podia, Hopper fez algumas ao ar livre aquarelas sobre visitas a Nova Inglaterra, especialmente nas colônias de arte em Ogunquit, Maine , e Ilha Monhegan . Suas gravuras por volta de 1920 começou a obter reconhecimento público e expressou alguns de seus temas mais recentes, como na noite no trem El (casais em silêncio), Vento Evening (fêmea solitária), e O Catboat (cena náutico simples). Dois pinturas a óleo notáveis ​​desta época eram New York Interior (1921) e New York Restaurant (1922).  Ele também pintou dois de seus muitos “janela” pinturas por vir: Menina na Máquina de costura e Interior luar , que mostram uma figura (vestido ou nu), perto ou olhando pela janela de um apartamento ou visto de fora olhando para dentro.  Embora estes foram anos frustrantes, eles não passam completamente sem reconhecimento. Em 1918, Hopper foi premiado com os EUA Envio Conselho de Prêmio para o seu cartaz da guerra, “quebra o Huno”, e ele era capaz de exibir em três ocasiões: em 1917 com a Sociedade de Artistas Independentes, em janeiro de 1920 (a exposição de um homem só no Whitney Estúdio Club, que era o precursor do museu Whitney), e em 1922 (novamente com o Studio Whitney Club). Em 1923, Hopper recebeu dois prêmios por suas gravuras: oPrêmio Logan . da Sociedade de Chicago Etchers, eo WA Bryan Prêmio  Em 1923, subida lenta de Hopper finalmente produziu um grande avanço. Ele se encontrou com a futura esposa, Josephine Nivison , um artista e ex-aluno de Robert Henri , durante uma viagem de pintura de verão em Gloucester, Massachusetts . Eles eram opostos: ela foi curta, aberto, gregário, sociável e liberal, enquanto ele era alto, reservado, tímido, quieto, introspectivo e conservador. Eles se casaram um ano depois. Ela comentou famosa, “Às vezes, conversando com Eddie é como deixar cair uma pedra em um poço, exceto que ele não faz baque quando ele atinge o fundo”.  Ela subordinada a sua carreira ao seu e compartilhou seu estilo de vida recluso. O resto de suas vidas giravam em torno de seu apartamento walk-up de reposição na cidade e seus verões em South Truro em Cape Cod . Ela conseguiu sua carreira e suas entrevistas, era o seu modelo principal, e foi seu companheiro de vida.  Com a ajuda Nivison, seis de Gloucester Hopper aquarelas foram admitidos para uma exposição no Museu do Brooklyn em 1923. Um deles, The Roof Mansard , foi comprado pelo museu para sua coleção permanente, no valor de US $ 100.  Os críticos geralmente elogiado seu trabalho, um disse: “Que força, vitalidade e frontalidade! Observe o que pode ser feito com o homeliest assunto “.  Hopper vendeu todas suas aquarelas em um show one-man no ano seguinte e, finalmente, decidiu colocar ilustração atrás dele. O artista havia demonstrado sua capacidade de transferir a atração para a arquitectura parisiense de Americana urbano e da arquitetura rural. De acordo com o Boston Museum of Fine Arts curador Carol Troyen “, Hopper realmente gostei da maneira como estas casas, com suas torres e torres e varandas e telhados mansarda e ornamentos sombras maravilhosas. Ele sempre disse que a sua coisa favorita foi pintar a luz do sol do lado da uma casa “.  Em 41, Hopper finalmente recebeu o reconhecimento que merecia. Ele continuou a abrigar amargura sobre sua carreira, depois de recusar aparências e prêmios. Sua estabilidade financeira já garantiu, Hopper iria viver uma vida simples, estável e continuar a criar a arte em seu estilo distinto de quatro décadas. Seu Dois no corredor (1927) foi vendido por um recorde pessoal $ 1.500, permitindo Hopper para comprar um automóvel, que ele usou para fazer viagens de campo para áreas remotas da Nova Inglaterra.  Em 1929, ele produziu Chop Suey e Estrada de Ferro do sol . No ano seguinte, a arte patrono Stephen Clark doado pela Casa Railroad (1925) para o Museu de Arte Moderna , a primeira pintura a óleo que adquiriu para a sua coleção.  Hopper pintou seu último auto-retrato em óleo por volta de 1930. Embora ela posou para muitas de suas pinturas, Josephine modelado para apenas um retrato a óleo, pintura Jo (1936).  Hopper se saíram melhor do que muitos outros artistas durante a Grande Depressão . Sua estatura teve um aumento acentuado em 1931, quando os principais museus, incluindo oMuseu Whitney de Arte Americana e do Metropolitan Museum of Art , pagaram milhares de dólares por seus trabalhos. Ele vendeu 30 pinturas naquele ano, incluindo 13 aquarelas. No ano seguinte, participou do primeiro Whitney Anual , e ele continuou a apresentar em cada anual no museu para o resto de sua vida.  Em 1933, o Museu de Arte Moderna deu Hopper sua retrospectiva em larga escala em primeiro lugar. [ 43 ] Os Hoppers construiu sua casa de verão em South Truro, em 1934. Hopper foi muito produtivo através dos anos de 1930 e 1940, produzindo entre muitas obras importantes de Nova York Movie (1939), The Girlie Show (1941), Nighthawks (1942), Lobby Hotel (1943), e de manhã em uma cidade (1944). Durante a década de 1940, no entanto, ele sofreu um período de relativa inatividade. Ele admitiu: “Eu desejo que eu poderia pintar mais.Eu canso de ler e ir ao cinema “.  Nas duas décadas para chegar a sua saúde vacilou, e ele tinha várias cirurgias de próstata e outros problemas médicos. No entanto, na década de 1950 e 1960, ele criou várias obras mais importantes, incluindo First Row Orchestra (1951), bem como Morning Sun e Hotel por uma estrada de ferro , tanto em 1952, e Intermission . (1963)Hopper morreu em seu estúdio próximo ao Washington Square , em Nova York em 15 de maio de 1967. Sua esposa, que morreu 10 meses depois, deixou sua coleção conjunta de mais de três mil obras para o Museu Whitney de Arte Americana . [ 46 ] Outras pinturas significativas, por Hopper são realizadas pelo Museu de Arte Moderna em Nova Iorque, The Des Moines Art Center, eo Art Institute of Chicago .


  • Compreender Paula Rego«25 Perspectivas»

    Compreender Paula Rego«25 perspectivas» «€20.00»
    Compreender Paula Rego«25 perspectivas» «€20.00»

    Ruth Rosengarten – Compreender Paula Rego«25 Perspectivas» Coleção de Arte Contemporânea – Edição Publicação Fundação Serralves – Porto – 2004. Desc 166 paginas de 27cm x21cm com Capa de Encadernação de Origem

     

     

     

    Oriunda de uma família republicana e liberal, com ligações às culturas inglesa e francesa Paula Rego iniciou seus estudos no Colégio Integrado Monte Maior, seguindo para a St. Julian’s School em carcavelos onde os professores cedo lhe reconheceram o talento para a pintura. Incentivada pelo pai a prosseguir o seu desenvolvimento artístico fora do Portugal Salazarista dos anos 50 partiu para Londres, onde estudou na Slade School of Fine Art, até 1956. Conheceu o pintor Victor Willing (19501999), com quem se casou em 1959. Entre 1959 e 1962 viveu na Ericeira. Numa ida a Londres, conheceu o pintor Jean Dubuffet, referência determinante na sua criação artística, usualmente definida como Arte bruta. Ao longo da década de 1960 assina exposições colectivas em Inglaterra e, em 1966, entusiasma a crítica ao expôr individualmente, na Galeria de Arte Moderna da então Escola de Belas-Artes de LisboaNa década de 1970, com a falência da empresa familiar, vende a quinta da Ericeira e radica-se em Londres. Torna-se bolsista da Fundação Calouste Gulbenkian para fazer pesquisa sobre contos infantis, em 1975, e figura com onze obras na exposição Arte Portuguesa desde 1910 (1978), dominado pelas colagens. Volta à pintura, mais livre e mais directa, retratando o mundo intimista e infantil, inspirado em dados reais ou imaginários, com figuras de um teatro de crianças de Victor Willing (o macaco, o leão e o urso), interpretando as histórias que Paula inventa. A obra literária de George Orwell inspira-a no painel Muro dos Proles (1984), com mais de seis metros de comprimento, onde estabelece um paralelismo com as figuras de Hieronymus BoschDá uma viragem radical na sua obra com a série da menina e do cão. A figura feminina assume claramente a liderança na acção, enquanto o cão é subjugado e acarinhado. A menina faz de mãe, de amiga, de enfermeira e de amante, num jogo de sedução e de dominação que continua em obras posteriores. Tecnicamente as figuras ganham volume, o espaço ganha solidez e autonomia, a perspectiva cenográfica está montada. Em 1987, Paula Rego assina com a galeria Marlborough Fine Art, o passo que faltava para a divulgação internacional. A morte do seu marido, também nesse ano, é assinalada em obras como O Cadete e a IrmãA PartidaA Família ou A Dança, de 1988. A convite da National Gallery, em 1990, vai ocupar um ateliê no museu e pintar várias obras inspiradas na colecção. Desse período destaca-se Tempo – Passado e Presente (19901991). Em 1994, realiza a série de pinturas a pastel intitulada Mulher Cão, que marca o início de um novo ciclo de mulheres simbólicas. Impõe a sua consciência cívica em Aborto (19971999), numa crítica ao resultado do primeiro referendo a essa matéria, realizado em Portugal em 1997Inaugura a 18 de Setembro de 2009, a sua Casa das Histórias Paula Rego, que nasce com o intuito de acolher e promover a divulgação e estudo da sua obra. Das distinções que recebeu, salienta o Prémio Celpa /Vieira da Silva de Consagração e o Grande Prémio Soquil. Em Junho de 2010 recebeu da Rainha Isabel II a Ordem do Império Britânico com o grau Dama Oficial, pela sua contribuição para as artes.A par de Maria Helena Vieira da Silva, Paula Rego é a pintora portuguesa mais aclamada a nível internacional, estando colocada entre os quatro maiores pintores vivos em InglaterraEm 2011 recebe o Doutoramento Honoris Causa da Universidade de Lisboa.